唐朝卷轴画
12152024-02-11
大家好,如果您还对唐朝卷轴画不太了解,没有关系,今天就由本站为大家分享唐朝卷轴画的知识,包括唐代色彩特点的问题都会给大家分析到,还望可以解决大家的问题,下面我们就开始吧!
本文目录
唐代作为古代物质文化与民族色彩最繁荣时代,其最具代表性的女子襦裙色彩是体现大唐“物色统一”的重要方面,代表了大唐的社会时尚,也最能说明在我国封建思想统治下唐代色彩的丰富多样与僭越现象,折射出唐人独特的审美意识和品味高度。
襦衫作为上衣,长至腰间,襦多指冬季之衣,内絮棉,织物常用罗穀及锦的厚料。夏季用衫,衫料专选罗穀纱等轻薄织物。襦衫以红色比较多,绿色、黄色次之,兼有紫、青二色及无色系中的白色。
小说中关于红色襦衫的记载有很多,陆长源在《辨疑志萧颖士》中曾如此描述:“有一妇人,年二〖Fourteen〗、五,着红衫绿裙”。同时,在唐代卷轴画、敦煌壁画、墓室壁画、考古发现、出土文物等艺术品方面可明显看出红色襦衫在唐代的流行。
在唐代,襦是一种男女同服的服装,从文献资料来看,唐代关于女子着白色襦衫的文字很少,但男子着白色襦衫却有不少记载。在女性白色襦衫中,以白色窄袖衫比较多,主要集中于初唐时期的墓室壁画,往往搭配间色或单色曳地长裙及披帛,在白色窄袖衫外更多搭配其他色彩的半臂…这样的搭配模式,与初唐女性修长的身材相协调,典型体现了初唐女子的婀娜多姿。
裙,最初同“裳”。后汉以后多称裙,极少有称“裳”者。唐代裙色多样而鲜艳,有红、绿、黄、青、紫等色。初唐妇女的装束,还接近隋代,平时一般多穿小袖长裙,半臂常常外穿,常用两种颜色的绫罗拼合而成女裙,间道裥褶效果为常见的形式。
唐代妇女的裙色,尤以红色流行,《全唐诗》仅“红裙”一词出现了16次,红裙为唐代女子常着裙色,受到贵妇、民女到舞女歌妓等的普遍喜欢。唐代盛行的红色裙多为石榴裙,盖为绛色,大红色的裙子。因用石榴花做染料染成,故名“石榴裙”。红裙之中除最有名的石榴裙之外,还有以“茜裙”命名者,常用作青春少女的裙服。
绿色是唐代备受宠爱之色,除用于品官服色外,在女性服饰方面更极受欢迎,除上文提到的女子襦衫外,在长裙方面,唐代的绿色裙装亦很盛行,唐代人常以绿草、绿柳等来比喻绿裙的明艳色彩。
关于紫色裙,唐艺术品中所见例证不多,作为唐代色彩等级地位比较高的紫色,虽在其他阶层也有使用,但尚未广泛,仍有一定的约束性。敦煌莫高窟中出现紫色裙的频率较其他艺术品中多。
青色裙在唐代的传世艺术作品中并不多见,很少能找到宫廷女性着青裙的例证,出现此现象的原因之一,或因唐代已经将日常生活中人们所使用的青色细化为不同明度和纯度的蓝色或绿色,只有品官服色仍使用五原色中的“青”。此外,唐代侍婢一般着青裙。
“女着男装”在历史上一直被认为不合礼仪制度的穿着,而在唐代却大为盛行,成为时尚,唐代女子喜欢穿的男装,主要是男子常服戎装与半臂。
在唐代,男子常服以胡服为主。除传统的襦衫、裙、披帛之外,女子外出游玩骑马时也多穿胡服,胡服方便实用,亦应列入唐代女子常服系列。从历史记载来看,唐女扮男装现象主要集中在初唐、盛唐时期,中晚唐之后很少见。
在唐代,女子所穿男士袍服色彩多为白色,其次则多咖色、驼色、绛色,也可见绿色、黄色等色。间色条纹裤多红白、红绿、黑白色,也有单色裤,色彩多以紫红、酒红为主。
因唐代女子追求服装的整体效果与强烈的装饰性,帔帛与半臂是与襦裙搭配所形成的服装样式,因此由襦裙装衍生而来。
披帛几乎是唐女性尤其是宫廷女子的随身装饰物,几乎可与任何服装款式搭配,关于披帛的色彩也因它的广泛使用而多姿多彩。
山水画的鼻祖是隋朝的展子虔,《游春图》是其传世的唯一作品,也是迄今为止存世最古的山水画卷,展子虔在山水画上所达到的成就及其绘画方法,直接开启了唐代画家李思训、李昭道父子金碧山水的先河,至五代十国山水画达到鼎盛。
画仕女的手应该熟习和掌握以下三个规律:
(一)手的造型和姿态仕女手的造型是指手的形象而言,如长短、肥瘦,大小等,属于人物的生理特征。而手的姿态则是指手的动作与姿势而言,是体现人物的思想和性格。这两个方面是互相联系不可分割的。为了说得更清楚些,将二者分述如下:
第一,仕女画手的造型历代壁画中所画的佛、菩萨、飞天.供养仕女及舞蹈仕女等,手的造型都不一样,魏时仕女的手用细线描成,有韵手无节,很柔软;唐代画的手有节,比真实的手略为夸张,第三个手指稍长,显得有力,并将手指头突出来的肉勾出,这说明唐代妇女不留指甲(图一);五代至明清,手的造型越来越瘦小,比例也愈加不正确,显得人体大而手特别小,极不相称。为了使仕女画健康向前发展,我们应该继承优秀传统手的造型,抛弃不健康的东西,创造出更新、更美的仕女手的造型。
第二,仕女画手的姿态前面已经说过,它是属于表达人物思想和性格的。正如一张画中的人物刻画直接关系到画的主题思想一样,手的姿态如果表达了人物的思想和性格,那末,也有助突出整个画的主题思想。以我创作的《文姬辨琴》为例,此图表现蔡邕在月夜弹琴,为了试探女儿文姬是否真的能辨琴,他有意挑断一根琴弦,坐在一旁的文姬正细心倾听与分辨其父挑断的是第几根弦。这个情节关系到手的姿态的处理,起初我在画稿上设计文姬伸出四个手指,意思是说断的弦是第四根。有人看后很直率地沉“这样画手势岂不成了解说图”?他认为我这样表达文姬的思想过于简单化,缺乏内心活动的深度。后来我反复推敲,觉得这位同志的意见很有道凰可是怎样处理文姬手的姿态,才能哈当地表达文姬徊听琴后猜想的瞬间心理活动呢?正当我苦思暝想之际,忽然一个敦煌壁画中用手支颐的《思维菩萨》彩塑泥像浮现在我的眼前,它给予我很大的启发。于是我决定将《文姬辨琴》的手处理成紧贴在嘴边并正在思索的姿惑实践证明,修改后的手的姿态确实比伸出四个手指含蓄得多。最近我在创作中也遇到类似问题,使我更加认识到手的姿态在仕女画创作中是何等重要。
(二)手的结构简要地说,手的结构包括腕、掌、指三部分。腕骨构成手掌的基部,由八块小骨组成,约似椭圆形,位于手掌与前臂之间,它将手掌与前臂连接起来。五根掌骨呈扇形,指骨中第三指最长,除拇指外,均由三节组成。在掌部的拇指侧及小指侧,有两个隆起的肉质,称为“拇指球”和“小指球”。整个手从侧面看,前臂,腕,掌,指,有如阶梯逐级下降。手背侧因前臂肌肉的肌畦通过腕部伸向各指,使手屈伸时肌腱显露于外。我们画仕女的手也一定要注意手的结构的共同规律。
近代,由于医用人体解剖学和艺用人体解剖学的出现,许多国画家、雕塑家、象牙雕刻及琢玉家在仕女题材创作中,手的结构大都比较正确和健康,但也有某些作品手的结构及比例不够正确。这是因为作者没有很好地掌握这门艺术科学所致。这些毛病表现在以下诸方面:“人大手小”、“两只手不一般大’、“小拇指比大拇指还粗或一般粗”、“五个手指平列”、“手掌太长或太短”,“手腕太细或太粗”.“手腕和手的位置不对或衔接不起来”等等。要克服这些缺点,必须重视人体解剖学,并切实地学习与掌握它,运用到我们的仕女画中。
(三)手的勾线手的勾线也和面部勾线一样,要求匀称而细紧,使柔和的线条富有弹力。卷轴画仕女手的线条采用细线的游丝描,用以表现仕女手部的匀称和柔润。壁画仕女手部的线条均用铁线描,但描法与卷轴画相同,线条也极为匀称、有力,同样能收到游丝描的效果。敦煌、永乐宫壁画中仕女手的勾线可证实这—??点,不同之处在于卷轴画用淡墨勾,壁画则纯用浓墨勾。此外,用笔可稍有轻重,起伏,但忌用转折顿挫的笔法,这样画手显得比较僵硬。图四为古代卷轴画和壁画勾手的方法,图[Five]、六,七表现现代仕女手的姿态和勾线方法。从这几张图可看到传统手的勾线笔法及现代仕女画手的结构的优点,体现了“古为今用,洋为中用”的精神,可供初学者借鉴。由于手是人体的一个部分,与臂部有直接的关系,所以仕女的臂部也必须画准确,才能与其它部位相谐调。
(四)手的着色第一,染曙红。要求与脸同时进行,为表达出手皮肤里的血气,必须先后用曙红将手指尖,手腕和前臂交接处、拇指球、小指球诸部位染出。
第二,用赭石调朱膘,分染手指、手背及手掌的明暗,手指只须往一边染,不必两边都染。同时不要染得过深或过分求立体感,否则与脸不协调。
第三,用朱膘,曙红、藤黄和粉调合成肉色将手全部罩一遍(与脸同时进行),干后再用曙红调赭石勾手的颜色线(也与脸同时勾)。至此,仕女手的着色全部结束。
四.仕女各部位的着色及颜色的研制
仕女画的着色也和山水、花鸟画一样,都要从染墨开始。就是说,着色以前,一定要把应该染墨的地方(发髻、眼眉及鼹用墨打底或需要用墨渲染的部位)染好、染足,然后再开始着色。因此,笔,墨、色三者之间是不可分9,J而又互相联系的。历代画家提倡“墨即是色”;“墨分五墨六彩”(五墨指干黑、浓、淡、湿,六彩指墨可分为黑,白、干,湿,浓、淡)。说明笔之所以表现物的形,墨之所以表现物的色,都与颜色有同等的功用。所以中国画中纯用水墨渲染的白描画,既是初学的阶梯,又是独立而具有很高艺术性的画种。我曾在故宫看到两幅明代仇英的白描仕女画,真是精妙绝伦。其中一幅画的是一个弹筝的仕女,其面部、发髻,衣带,以及乐器的音柱、丝弦,都用丰富和不同浓淡墨色层层染出,极为细致。此画虽然不用颜色,但同样有色彩的感觉。这两幅高水平的白描仕女画,有力地说明了“墨即是色,,的道凰现将仕女画的着色技法扼要叙述如下:
(一)发髻的着色发髻勾好后,先用淡墨逐渐加深染出(至少两遍),然后着脸和手的颜色,接着再将发髻用墨染到应有的浓度。用墨染发髻的方法有两种:一是以清代改琦,费丹旭为代表的淡彩着色的仕女发髻,用较淡的墨染出,只有一两处用浓墨染;一是明代仇英和唐、宋的染浓墨的仕女发髻,画得特别浓。染墨最难的地方要算额部的发际,必须按原来勾好的发际准确地染,从浓到淡,一直染到无痕为止。初学的人,往往因为水分干湿掌握不好,不是染不够,就是染过了出乐的界线,结果使额头变得很短蹙,有时还会被墨染脏,再也无法挽救。因此,要染好发髻,必须熟练地掌握渲染方法中特有的“窄染法”技艺。“窄染”是用很浓的墨色画到发髻时,骤然染淡,并染得毫无痕迹,要做到这一点很不容易。
(二)颜面的着色仕女画脸部的着色方法,从传统的仕女绘画来看,大体分为两种:
唐代仕女画面部设色技法唐代《簪花仕女图》、《宫中图》,以及大量的壁画、墓葬壁画(如章怀太子墓、永泰公主墓、懿德太子墓等)中的仕女人物,面部着色均大同小异。由于晚清以前没有洋红,所以都用B刚巳其染法是先将仕女的两颊染出,再用浓的蛤粉罩一遍,不用赭石。朱膘调成的肉色加染明暗。因为面部的轮廓线很准确,虽然不加明暗也很有立体感。这种不染明暗的方法,从唐代就流传到日本,直至明治维新以后,甚至现代的人物画家,包括伊东深水和镝木清芳等,都沿用这种颜面着色方法。
1.唐代卷轴画与壁画,在颜面设色方法上基本相同,所不同之处在于卷轴画染胭脂之后,稍微用一点很淡的肉色,主要在鼻子的暗面及脖颈下稍加渲染,然后加薄粉罩,再用重粉染出额,鼻、颏(即三白)。这种施用重粉而不染明暗或少染明暗的技法,恰好表现出唐代贵妇人所崇尚的浓妆艳抹的“盛妆”效果,富有强烈的装饰性。
2.五代仕女画面部设色技法五代以后,仕女画面部设色采用很细致的渲染法,用朱膘和赭石染出眼窝.鼻的凹部,两颊、嘴角、耳边及颧骨各部位,然后再罩上调有肉色的粉。这与唐代用粉不调肉色或少调肉色大不相同,但仕女面部仍然和唐代一样施加三白,而且更浓。五代以后直至现在一直沿用这种三白法,它比唐代设色更富有立体感,甚至更力瞰艳厚重,《韩熙载夜宴图》中的付:女人物便是比较好的例子。所以说,五代这种面部较细致并富有立体感和质感的染法,在着色方面比之唐代是一个很大的进步。当然,这样说并不是否定唐代仕女画面部设色法的长处。
好了,关于唐朝卷轴画和唐代色彩特点的问题到这里结束啦,希望可以解决您的问题哈!